miércoles, 15 de octubre de 2014

VIDA Y OBRA (artistas del renacimiento)

Miguel Ángel.




Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni, nacido en Caprese República de Florencia (actual Italia) en 1475, fue un gran arquitecto, pintor y escultor de la era renacentista que brillo por mano propia gracias a sus majestuosas obras de arte, entre las cuales podemos encontrar la escultura llamada "La Piedad" la cual la realizo en Roma en sus años de Juventud y que sería su catapulta hacia la fama, sus primeros pasos los daría imitando frescos de Giotto y Masaccio sirviendose de estos para encontrar su propio estilo. Miguel Ángel declararía públicamente encontrarse mas interesado en la escultura pero esto no le quitó genialidad al realizar sus pinturas pedidas especialmente por el papa Julio II, entre los ejemplos mas destacados esta la imagen de Adán en la escena de la creación de Adán y el detalle del Juicio Final, ambas en la Capilla Sixtina.
En sus últimos años se trasladaría de nuevo a Roma donde trabajaría su fasceta de arquitecto donde cambiaria sustancialmente los planos de la Basílica de San Pedro además de diseñar su cúpula. Otra gran obra arquitectónica a nombre de este genio sería la finalizacion del Palacio Farnesio el cuál fue comenzado por Sangallo el Jóven.
Su muerte se produjo en Roma en el año de 1564 a la edad de 88 años.

Análisis de la pintura La creación de Adán.




Esta maravillosa obra es una pintura, del artista Miguel Ángel, llamada La creación de Adán, de la época renacentista, con una temática religiosa, representando la creación del hombre, además de que expresa movimiento, tiene su centro de interés en las dos figuras humanas acercadas por sus manos, especialmente sus dedos, se puede observar que hay unidad en la textura de la obra además de variedad en el color, existe un eje vertical que divide la pintura en dos partes, éste ubicado en la separación entre los dedos de ambas figuras. El mayor peso visual se sitúa en la posición superior derecha y el segundo esta en la parte inferior izquierda. El trazo es delicado con colores que denotan libertad pero a la vez fuerza, las tonalidades utilizadas son el verde, blanco, celeste y variaciones de rojo y rosado. Se observa figuras detalladas llevadas a esculpir de la mejor manera el cuerpo humano. Por último se puede encontrar figuras pregnantes como el óvalo la cual tiene en su interior ángeles y la figura humana barbada, y un trapecio formado por  cada extremo mas lejano de la figura de Adán.

Análisis de la escultura el "David".




Llamada el "David" es una escultura del artista Miguel Ángel, perteneciente a la era renacentista, la cuál se encuentra actualmente ubicada en la Galería de la Académia en Florencia-Italia, es una obra independiente de la arquitectura del lugar, su material es el mármol blanco y su técnica fue el esculpido, su textura es lisa y pulida, su volumen tiene multiplicidad de puntos de vista, es además un elemento que denota reposo y su incidencia de luz es homogénea, ahora al hablar de color se ve claramente que es un ejemplo sin policromía y también en su forma de expresión se lo puede catalogar como un elemento figurativo-naturalista, con su elemento de expresión el cual sería anatomista.
Su importancia y trascendencia se darían al ser concebido para verse desde cualquier ángulo, cambiando asi la forma de realizar esculturas hasta ese momento, se detallan los valores importantes del ser humano entre esos la belleza del mismo ligándose menos a la religión.

Leonardo Da Vinci.




Leonardo Da Vinci nacio en Archiano, República de Florencia en el año 1452, y murio en el Castillo de Clos-Lucé en Francia a la edad de 67 años, este gran genio se destacó en varias ramas entre ellas la pintura, arquitectura, matemáticas, observador botánico, filósofo, ingeniero etc.
A temprana edad su padre se dió cuenta que tenia un talento natural imaginativo, posteriormente lo llevaria a estudiar al taller de Andrea del Berrochio, donde realizaría su primera obra, una esfera de cobre proyectada por Brunelleschi para coronar la iglesia de Santa María dei Fiori.
De allí en adelante encontraria un futuro prospero con fama agrandada en Roma y Francia, concebiría grandes obras que llevan los detalles a un nivel superior, su obra maestra esta repartida entre la "última cena" y la "monalisa" ambas, ejemplos de hermosura por cualquier lugar que se las mire,
Se destacaría como ya se mencionó como un gran ingeniero, una  muestra de esto es la concepción del helicoptero, la canalización de aguas tanto para uso militar como para uso urbano, la invención de un estilo de submarino etc. Muchas de estas ideas y observaciones serían adelantadas para su época y por lo tanto solo quedarían en papel.
En los lugares dentro de los cuales trabajó, se lo trato como un genio, el cuál tenía algunas preferencias por ello, como todo maestro, dejaría varias obras sin culminar pero esto es nada comparado con el aporte gigantesco que dejo para su era y los años venideros.

Análisis de la pintura la "Última Cena".




La "Última Cena", es una pintura de Leonardo Da Vinci, perteneciente a la época renacentista, proviene de una temática religiosa, además representa la última cena que tendría Jesús con los apóstoles, con la falta de uno de ellos, este cuadro representa movimiento de casi todos sus elementos, su centro está fijado en la imagen de Jesús, hay armonía en su textura y variedad en sus colores los cuales expresan preocupación además de un ambiente tenso, se tiene dos ejes uno horizontal en todo el borde de la mesa, y uno vertical que es la imagen central de Cristo el cuál divide la pintura en dos partes, el mayor peso visual se sitúa en el lado superior izquierdo, aunque originalmente podría haber cambiado, ya que se han realizado varias restauraciones muchas de ellas de mala calidad, quitándole color a esta pintura, se ven trazos finos, con énfasis en el detalle de cada elemento, las figuras predominante son el triangulo que forma Cristo y varios apóstoles, el rectángulo de la mesa y un fondo posiblemente cuadrado.

Análisis de la pintura la "Gioconda" o "Monalisa".




Esta pintura realizada por Leonardo Da Vinci, es de una temática retratista, con la representación de una mujer, con una sonrisa especialmente capciosa, fue realizada en la época renacentista, existe movimiento en las finas curvas de el ropaje, pero la figura demuestra serenidad y quietud, el centro es la mujer, y sus colores denotan frio y inquietud, sus finas líneas al fondo hacen imaginar un campo mayormente extenso, ademas su mayor carga visual se encuentra situada en la parte inferior de la pintura, tenemos un eje central vertical el cual divide la pintura casi simétricamente en dos partes iguales. Se observa unidad en la textura, el trazo es delicado, cuidando de no perder ningun detalle, para con esto lograr un mayor realismo. Como figuras pregnantes se ve un triangulo formado por la figura de la mujer.

Rafael.




Raffaello Sanzio, más conocido como Rafael, fue un inspector de antigüedades, ademas de arquitecto y obviamente realizaba su labor pictórica la cuál sería admirada e imitada durante muchos siglos.
Perteneció al Alto Renacimiento, nació en Urbino el 6 de abril de 1486 y murió tempranamente a la edad de 37 años en Roma el 7 de abril de 1520.
Su muerte provoco que Miguel Angel se destacara mucho mas, ya que eran una competencia directa junto con Leonardo Da Vinci, en su niñez fue considerado un niño prodigio por lo cual curso por varios talleres de arte y a los 25 años recibió su primer encargo oficial, las Estancias Vaticanas, dentro de estos frescos esta La escuela de Atenas, una de sus obras cumbre. A pesar de morir prematuramente dejo una lista muy grande de obras las cuales muchas de ellas todavía se conservan.
Gran parte de su obra fue diseñada por el, pero fue realizada por su taller, esto llevó a tener una gran pérdida de calidad en las obras, pero aún asi sus obras se conocieron fuera de Roma por ser la cabeza detrás de las grandes ideas. 
Su carrera se dividió de manera natural en tres fases y tres estilos, descritos así por Giorgio Vasari: sus primeros años en Umbría, el periodo posterior de cuatro años en Florencia (1504-1508), donde absorbió las tradiciones artísticas de la ciudad, y finalmente su último y triunfal período de doce años en Roma, trabajando para los papas y su corte.

Análisis de la pintura "Las Gracias":




Esta obra perteneciente al renacimiento tiene una medida muy peculiar de solo 17 cm de altura, y representa a tres mujeres juntas, muy clásico de esa época, Rafael se esforzó por darles ese toque de pulcritud, además deja ver líneas muy perfectas, sobre todo en la mujer que está dando la espalda con el rostro un poco girado, dejando ver la figura perfecta de la mujer de aquel entonces. La relación de colores es muy bien trabajada tonos claros para la piel que permite detallar de mejor manera cada parte del cuerpo humano, y líneas al fondo, representantes de un terreno accidentado. Como figuras pregnantes se puede observar el círculo en varias partes de los cuerpos de las tres mujeres y en las manzanas. El mayor peso visual lo podemos situar en la parte inferior izquierda de la imagen y el menor en la parte superior derecha de la misma. El tipo de trazo utilizado es delicado y suelto. El tipo de temática es el retrato y el paisaje.

Análisis de la pintura "La escuela de Atenas":




Esta obra pictórica pertenece a la época renacentista, realizada entre 1510 y 1511, técnica de pintura al fresco, con medidas de 500 cm *770 cm, tiene un toque bien logrado de perspectiva central, con varios detalles perfeccionistas, dispone de sobre todo de un color rojizo con sus variaciones y color durazno con diferentes tonos, esta pintura se la puede dividir en tres ejes los cuales están en los dos pilares mas cercanos del pasillo y en la línea del suelo debajo de todos las figuras humanas, 2 verticales y 1 horizontal en ese orden. La temática es paisajista y retratista, esto es porque encontramos varias figuras humanas y ademas un fondo espectacular de un lugar de trabajo o taller general. La mayor carga visual la podemos situar en la parte inferior izquierda y la menor en la parte superior derecha. el trazo utilizado es suelto llevado al perfeccionismo de los detalles además de que los colores denotan calidez. Las figuras pregnantes halladas son el circulo y el rectángulo, ambos utilizados en los arcos y en los pilares.

HISTORIA Y ARQUITECTURA DEL TAJ MAHAL.

Taj Mahal.



HISTORIA

Este imponente edificio es famoso por su bella arquitectura, y además por su gran historia llena de romanticismo y especulaciones, la verdad es que esta edificación se realizó por la orden del emperador musulmán de ese entonces Shah Jahan, en honor a la esposa que mas amo, la cual era conocida como Mumtaz Mahal, esto ocurrió en el nacimiento de su decimocuarta hija, pero después de aquel trágico suceso la vida del emperador no se alargaría por mucho tiempo, a raíz de las peleas entre sus hijos por la herencia a dejar.
Actualmente este complejo tiene el título de Patrimonio de la Humanidad y se ha posicionado como uno de los mas importantes destinos a conocer en la india. 
Fue nombrado una de las siete nuevas maravillas del mundo. 
Existió una disputa por los derechos de propiedad del Taj Mahal, por parte de un culto islámico perteneciente al sector sunita, esto basandose en que la mujer del emperador pertenecia a dicho culto, pero esta petición fue negada por el gobierno Indu, alegando que es propiedad de toda la nación.
Se conoce que para la realización de esta bella obra arquitectónica se necesito de mas de 20.000 trabajadores, los cuales segun una leyenda existente de dicho lugar, estos serían cortados las manos a ordenes del emperador, con el objetivo de que no se vuelva a realizar una obra tan majestuosa o parecida a esta.
Lamentablemente por la zona donde esta construida la cual ha sufrido varias batallas, se la ha visto desproporcionada de sus bellos tapetes con incrustaciones de piedras semipreciosas y varios portones grandes de plata los cuales fueron derretidos para fines que aún no se saben. 
Se le ha dado varias restauraciones cuidando sobretodo el bello color blanco de su mármol y el rojo de arenizca de la puerta principal. Preservando el pensamiento de que esta puerta con sus colores antes mencionados (blanco y rojo) simbolizan el paso del plano terrenal al espiritual.

ARQUITECTURA

la secuencia constructiva fue:
1. El basamento o pedestal.
2. El mausoleo con su cúpula
3. Los cuatro minaretes
4. La mezquita y el jawab
5. El fuerte de acceso
En vez de los tradicionales andamios de bambú se construyeron enormes andamios de ladrillo por dentro y fuera del monumento, y para el acarreo del mármol se construyó una rampa de 15 km.
El tiempo de construcción del pedestal y el mausoleo fue de doce años, lo demás tomo mas o menos diez años. Debido a las diferencias en la palabra "terminación" de aquel tiempo varias personas divergen sobre la fecha real de conclusión de la obra, pero de lo que se puede estar seguro es que se construyó en dos etapas y el mausoleo por ejemplo se terminó en 1643.


Al momento de diseñarla varias personas llamados talentos intervinieron en esta obra, entre los cuales se pueden mencionar están Koca Mimar Sinan Agha, Ustad Isa e Isa Muhammad Effendi. La cúpula principal fue diseñada por Ismail Khan del imperio otomano, Qazim Khan, un nativo de Lahore, moldeó el finial de oro sólido que corona la cúpula principal del mausoleo. Chiranjilal, un artesano de Nueva Delhi, fue el escultor jefe y responsable de los mosaicos. Amanat Khan de Shiraz, Irán (la antigua Persia), fue el responsable de la caligrafía Muhammad Hanif fue el capataz de la mampostería. Mir Abdul Karim y Mukkarimat Khan de Shiraz, Irán, supervisaron las finanzas y gerenciaron la producción diaria.


En el tema hídrico este complejo estuvo provisto con un sistema complejo que incluía series de "purs", estos eran movidos con bueyes, el agua se la llevaba a una cisterna grande ubicada por encima del nivel de la planta baja del mausoleo. Desde este tanque de distribución, el agua pasaba por tres tanques subsidiarios, desde los cuales se conducía a todo el complejo. A una profundidad de 1,50 metros, alineado con el sendero principal, corre un conducto de barro cocido que llena las piletas principales de los jardines. Otros caños de cobre alimentan a las fuentes en el canal norte-sur, y se excavaron canales secundarios para regar el resto del jardín. Las fuentes no se conectaron en forma directa a los tubos de alimentación, sino a un tanque intermediario de cobre debajo de cada salida, con el fin de igualar la presión en todas. Los purs no se conservan, pero sí el resto de las instalaciones.



miércoles, 1 de octubre de 2014

AMARU MANUEL CHOLANGO, análisis de 3 obras situadas en la galería Ileana Viteri. (Quito-Ecuador).

Biografía del autor.


Amaru Manuel Cholango.




Nacido en Ecuador, en la comunidad andina de Quinchucajas, Amaru Cholango fue acogido por una familia quiteña, la cuál lo apoyo para que estudiara matemática y geología en la Universidad Central del Ecuador, luego se convertiría en docente de la misma, incluso consiguiendo una beca en el Instituto Geológico de Ciencias de Londres, esta experiencia lo marcaría para estudiar arte en Basilea y Bremen, y luego de forma autodidacta en París-Francia. Ha realizado varias exposiciones de manera individual y en grupos y ha ejercido la docencia en varias universidades de renombre en Alemania. Actualmente vive en Colonia-Alemania.

Análisis del estilo.


Amaru Cholango realizaría su introducción al arte estudiando en Basilea y Bremen, aunque después sería de forma puramente autodidacta en París, las obras que se muestran en la galería antes mencionada son estrictamente abstractas y unas pocas figurativas, en ambos casos los materiales utilizados no son comúnmente aplicados para realizar una creación pictórica.
Al mencionar la palabra estilo, vemos que no se encuadra en uno solo, sino que tiene una basta cantidad de conocimientos por sus experiencias en oriente y occidente, lo cuál hace de esta exposición, algo bello a la vista, ya que sus pinturas parecen ser retásos de telas aborígenes del área andina, a la cual el pertenece y conoce al detalle.
Sus obras son como ya lo dijimos algo modernas con un toque andino, mas bien algo contemporáneo-moderno. 
El enmarque de sus obras son realizadas en madera clara y otras sin borde dependiendo de la composición y de lo que se quiera mostrar desde el cuadro/artista hacia el espectador.
Se puede ver que su aportación al arte de la época consiste en llevar un concepto diferente de sus orígenes, plasmándolos de una forma contemporánea con un toque abstracto, y así conseguir un obra admirable a la vista de cualquier persona que sepa o no de arte.

Análisis formal (de composición) de las obras:


Serie tintas ancestrales #7 




Esta muestra invita a pensar en un horizonte basto con pocos elementos, la técnica utilizada es de tintas vegetales sobre papel, y se observa la utilización de básicamente tres colores, los cuales definen cada capa de la pintura, hay varias líneas que dividen la pintura pero al parecer la mas importante se la puede ver en la que representa un fondo, la cual divide esta obra en un sesenta por ciento hacia arriba y un 40 hacia abajo de allí la sensación de profundidad, además de denotar que esta pintura esta equilibrada, se puede observar que la mayor zona de peso visual se encuentra en la parte inferior con figuras en tono negro.

Serie mitológica #18




Esta obra nos regala unas bellas formas animales, la técnica utilizada es de tinta china y tinta vegetal sobre papel, lo cual permite tener una apreciación de una textura mas esbelta y precisa, encontramos figuras pregnantes como el circulo y el pentágono ubicados en el centro con tinta china en el caso del circulo, y el pentágono con tinta vegetal en el fondo. Al referirse sobre los colores son básicamente 4, el blanco también se lo cuenta ya que al cerrar un espacio en negro se crea la percepción de una figura color blanca, en sí no hay lineas que dividan la pintura pero si espirales que tienden a formar círculos hechos en un solo trazo, hay sensación de profundidad con respecto a cada figura que se puede observar, no es una pintura tan equilibrada y el mayor peso visual se encuentra al lado céntrico izquierdo.

Serie tintas ancestrales # 31




Al fijarse unos minutos en esta obra, el autor permite que esta se adentre en nosotros y nos muestre una línea de horizonte la cual divide la pintura en dos partes casi iguales, este horizonte parece contener unas figuras de fondo las cuales dan a entender vida natural en esta parte. Pero así mismo la forma en la cuál utiliza las tonalidades de color dan un plano cerrado algo cálido pero encuadrado en una pequeña parte. Los tonos son básicamente 3. Y el mayor peso visual se lo puede observar en los lados superior e inferior de la pintura. Las líneas utilizadas son finas en el medio. La técnica utilizada es de tinta vegetal sobre papel, típico de esta exposición de Amaru Cholango.